30ª- Pregunta un tanto dolorosa.
¿Es cierto que, en 2015, estuviste a un paso de convertirte en el dibujante
oficial de Tolkien a nivel mundial? ¿Por qué aquel proyecto nunca llegó a
materializarse? ¿Sigue la herida abierta una vez pasados los años?
Pues
no está nada mal como pregunta para empezar esta última parte de la entrevista.
A principios de 2015 estaba trabajando en un proyecto de aventuras con
trasfondo histórico con un conocido guionista de aquí, para presentarlo a
editor francés. Yo no estaba muy convencido de este proyecto, pero lo estaba
tirando adelante por respeto al guionista, al que considero un amigo. Y en
medio de esto me llama Edu Alpuente, en calidad de agente para
proponerme algo alucinante: un proyecto gigantesco que podría representar hacer
la versión en cómic de la obra (entera) de Tolkien. Por mucho que os
cueste creerlo hasta el día de hoy solamente El Hobbit había sido
adaptado en cómic, una obra que data de principios de los 80 con Charles
Dixon al guión y dibujada por David Wenzel. En España lo publicó Norma
en su época y lo volvió a re-editar cuando se estrenó la trilogía de películas
“El Hobbit” de Peter Jackson. Precisamente, cuando Peter
Jackson planteó su primera trilogía “El Señor de los Anillos” tuvo
que negociar (y batallar) con la empresa que ostenta los derechos mundiales de
la obra de Tolkien, la editorial de origen británico Harper Collins,
que también tiene los derechos de muchas otras obras literarias clásicas: Agatha
Christie, Charles Dickens…
El
hecho era que un editor nuevo que había entrado en Harper Collins y que
procedía de la industria del cómic americano, había propuesto hacer novelas
gráficas del universo Tolkien. Y la propuesta me llegaba de la mano de Edu
porque él ya había trabajado con este editor americano. El proyecto pretendía
adaptar cronológicamente la obra de Tolkien, empezando por El Hobbit
y continuando con El Señor de los Anillos, etc. Y adaptando el cómic
siempre a partir de las novelas, no de las películas. Para asumir este trabajo
descomunal, teníamos que formar nuestra propia “Compañía del Anillo” conmigo
como dibujante principal, apoyado por otros dibujantes y un equipo de coloristas,
grafistas… y, por supuesto, con guionistas anglosajones en cabeza de la cadena
de producción. De entrada me pidieron una serie de páginas-test que deberían
pasar validación no solo de Harper Collins, sino también por aprobación
final del mismísimo Christopher Tolkien, recientemente fallecido, quién
tenía la última palabra por ser el heredero universal de la obra de su padre.
Como aún no tenían guionistas asignados al proyecto, se me pidió que adaptase
tres escenas diferentes de las novelas de El Señor de los Anillos: una
escena con hobbits, otra de batalla y otra donde se viesen paisajes de la
Tierra Media. Sin problema. He leído más de una vez la trilogía de El Señor
de los Anillos y volví a leer una buena parte de La Comunidad del Anillo,
que es de donde enseguida decidí sacar las 3 escenas. En el proceso de lectura
me di cuenta de que había notables diferencias entre lo que Tolkien
describía en sus páginas y la versión cinematográfica de Jackson. Así,
desde el primer libro, a Frodo se le describe como casi pelirrojo. Y en
una de las escenas que decidí dibujar, la famosa escena del jinete oscuro
husmeando al grupito de hobbits poco después de su salida de la Comarca, el
paisaje esta descrito en la novela como otoñal, rojizo mientras que lo que
vemos en la versión filmada es la vegetación verde profundo del bosque de Nueva
Zelanda donde se rodó la escena. Y así bastantes detalles más. Previo al
trabajo de las páginas, diseñé un montón de conceptos para los hobbits
protagonistas, Gandalf, Saruman y para varios de los guerreros
humanos protagonistas: Aragorn, Boromir, Faramir… siempre
alejándome de los rasgos de los actores que los han interpretado en la gran
pantalla.
Aquí
os presento a Frodo, el color es de mi amigo Yuri Shepherd que
formaba parte de “La Compañía”.
Y aquí
veréis más dibujos para los hobbits:
https://mikeratera.blogspot.com/2016/01/tolkien-universe-hobbits.html
Aquí
dibujos para Gandalf el Gris y Saruman:
https://mikeratera.blogspot.com/2016/01/tolkien-universe-wizards.html
Y aquí
para los guerreros humanos:
https://mikeratera.blogspot.com/2016/01/tolkien-universe-human-warriors.html
Y aquí
podéis ver las páginas de la escena de los hobbits con el jinete oscuro, mi
dibujo más las versiones color de Yuri Shepherd:
https://mikeratera.blogspot.com/2016/01/the-lord-of-rings-pages.html
Y aquí
las páginas de las otras dos escenas:
https://mikeratera.blogspot.com/2016/01/the-lord-of-rings-pages-2.html
Me
consta que nuestro trabajo estaba gustando. Lo demuestra el hecho de que el
editor nos estaba planteando las tarifas por página blanco y negro y por página
color. Y de los porcentajes que íbamos a tener en concepto de royalties, por la
ventas mundiales, traducciones a otros idiomas, etc. Porque como os podéis
imaginar los cómics adaptados de Tolkien iban a venderse en todo el
mundo. Hacer una obra así podía cambiar mi vida para siempre, yo era consciente
de ello.
Y
cuando estábamos en este punto y ya me entraba vértigo al ser consciente de los
años de trabajo que esto podía representar, nos llegó la mala noticia:
Christopher Tolkien había vetado el proyecto de adaptar la obra de su padre
en cómic. Sencillamente porque a este señor no le gustaban los cómics, ni los
videojuegos. Ni siquiera le gustaban las películas que se habían hecho. Yuri
y yo cobramos todo el trabajo que habíamos hecho, porque esto era lo pactado.
Pero vamos, que os podéis imaginar la cara que se te queda cuando te quitan un
caramelo así de la boca. Pero la experiencia me ha demostrado que siempre hay
que hacer la balanza. Tengo muy claro que ser el dibujante de Tolkien en
cómic te puede dar la fama, cierto. Pero aunque a estas alturas no me asusta un
nivel de responsabilidad así, soy consciente tanto de las críticas que puedes
recibir por parte de los puristas de Tolkien, como del hecho de que
incluso en el mejor de los casos siempre serás recordado por ser el dibujante
de las novelas gráficas de Tolkien, con lo que toda tu obra anterior
quedará eclipsada. Y no digamos tus posibles proyectos posteriores, que siempre
van a ser comparados con lo que hiciste con Tolkien. Y si estuviese
haciendo eso, no habría podido hacer otro enorme proyecto como el que ahora
tengo entre manos, lo que estoy dibujando ahora asociado al grupo de rock
americano A Sound of Thunder y de lo que os hablaré a continuación.
En
todo caso no sería ni la primera ni la última vez que un proyecto en el que
estoy metido queda aplazado o abandonado y años después te llevas la sorpresa
de que el proyecto vuelve a ti. Nunca se sabe…
31ª- Tu trabajo más reciente, y creo que
aún inacabado, es el que estás desarrollando junto a la banda americana de
heavy metal A Sound of Thunder. Hablo
de Queen of Hell. ¿Qué nos puedes
adelantar en primicia de este trabajo y cuándo verá la luz?
Una vez más, la
asociación Rock & Cómic que tanto me gusta acabó llevándome hasta el enorme
proyecto que estoy haciendo ahora, asociado a la banda heavy metal de
Washington DC, los A Sound of Thunder.
A todo esto debo decir que tanto Josh
Schwartz (el guitarra del grupo) como Nina
Osegueda (la cantante) son muy fans de los cómics y que a lo largo de sus
10 años de existencia la banda ha incluido muchos elementos del cómic en los
lanzamientos de sus albums. Por ejemplo, su anterior disco It Was Metal se financió mediante una campaña kickstarter que
incluía una novela gráfica con el mismo título que adaptaba en forma de cómic
cada una de las canciones del álbum. Yo participé en la novela gráfica
adaptando uno de los temas estrella del álbum: The Reapers, que a su vez estaba inspirado del himno nacional de
Cataluña Els Segadors. Este tema
tuvo mucha repercusión mediática y en USA ganó 2 premios Independent Awards.
Para la versión del cómic conté con Marc
Gras al guión, Diego L. Parada
al color y también con mi modelo Seffana
de la que me inspiré para el personaje que protagonizaba esta historia, la Reaper Woman.
Aquí podéis ver
a Seffana como Reaper Woman:
https://mikeratera.blogspot.com/2018/06/els-segadors-reaper-woman.html
Aquí las 4
páginas blanco y negro de esta historia corta, ambientada en 1640:
https://mikeratera.blogspot.com/2018/06/els-segadors-pages-wip.html
Y aquí tenéis la
sangrienta aportación del color de Diego
L. Parada para estas páginas:
https://mikeratera.blogspot.com/2018/07/els-segadors-color-pages-wip.html
Y aquí podéis
conocer a los A Sound of Thunder, en
su web oficial:
https://www.asoundofthunderband.com/home
Aquí tenéis la
portada de la novela gráfica It Was
Metal, hecha por el gran Dusan
Markovic.
Y aquí os presento
a la banda, en versión real y en una versión cartoon muy chula.
Y aquí tenéis a Nina Osegueda, la verdadera Reina del
Infierno.
Justo decir que
la cantante de la banda, Nina Osegueda
es norteamericana pero de madre catalana y que mi primera colaboración con
ellos surgió casi de inmediato, cuando nos conocimos en las redes. A finales de
2018, los A Sound of Thunder estaban
de gira de conciertos por Europa y como ya estábamos medio liados con nuevos
proyectos, organizamos una rueda de prensa en Cataluña y así nos conocimos en
persona. Fue allí donde acabamos de organizar Queen of Hell, mi nuevo proyecto con ellos. Se trata de una serie
de fantasía y terror basada en personajes creados por la banda desde sus
primeros discos: el demonio Udoroth
(la mascota de la banda, algo así como el Eddie
de los Iron Maiden) y La Reina
del Infierno, personaje inspirado en la cantante de la banda.
Aquí tenéis el
vídeo animado de la canción “Udoroth”
de uno de sus anteriores discos. Este clip de animación tiene mucho que ver con
lo que estamos contando en la serie Queen
of Hell:
https://www.youtube.com/watch?v=yetRJ9aAyvc
Queen of Hell va a ser una serie de
cómic en paralelo al nuevo álbum de la banda, cuya grabación se ha ido
atrasando debido a la pandemia. Por ahora el cómic está organizado en 3 Actos
de 88 páginas cada uno (4 episodios de 22 páginas por Acto) lo que sumaría la
animalada de 264 páginas en total. El Acto 1, en el que estoy trabajando ahora,
debería lanzarse hacia mitad 2022 mediante una nueva campaña kickstarter.
El team Queen of Hell está formado por Rafer Roberts, un excelente guionista
norteamericano que publica en editoriales “indies”. Aquí tenéis su web, donde
conoceréis las series que hace en EEUU:
http://plasticfarm.com/
Yo me ocupo de
dibujar todas las páginas de la serie y de coordinar el equipo de coloristas: Diego L. Parada y Max, que se acaba de incorporar al team. Nina Osegueda también participa en el proyecto (ella dibuja y pinta
muy bien, está creando algunos diseños de vestuario para la serie) y Josh Schwartz ejerce de director
artístico supervisando todo el trabajo.
Añadiré que me
siento muy feliz y enteramente a gusto en Queen
of Hell, no sólo por la libertad artística casi total de la que gozo en las
páginas y por la confianza que los A
Sound of Thunder han depositado en mí, sino sobre todo por el hecho de que
estoy asociado a una banda heavy. Porque os confieso que en mi juventud yo era
fan irreductible del heavy metal (Judas
Priest, Motörhead, AC/DC…) Y a estas alturas de la vida
esto me parece un sueño hecho realidad.
Aún no os puedo
enseñar por aquí demasiadas imágenes de lo que estamos haciendo en Queen of Hell, hasta que lancemos la
campaña kickstarter. Pero os puedo presentar a Udoroth, con color de Diego
L. Parada y a La Reina del Infierno
con el color de Max.
Aquí los tenéis.
Y también os
puedo presentar este teaser Queen of
Hell, con algunas imágenes de las primeras páginas y música de la banda,
que hicimos al principio del proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=50PeXeCyxlY&list=PL_9qtwa8asQw2lP5mf2XVhnOrVo1cGKFl&index=1
32ª- Llegados a este punto, y con casi 40
años de carrera profesional a la espalda, comprobamos que, de todo este tiempo,
has trabajado la mitad para el mercado nacional y la otra mitad para el mercado
extranjero (franco-belga, en su mayoría). ¿Dónde te han tratado mejor y dónde
has tenido mayor reconocimiento?
La verdad es que
aprendí mucho en esos primeros 20 años de mi carrera, trabajando con los
editores nacionales. Así se aprende el oficio, podríamos decir. Pero también es
verdad que podríamos definir la primera etapa, la del cómic nacional, como la
etapa “blanco y negro” y la segunda etapa sería la del “color” porque desde que
estoy en Francia trabajo casi exclusivamente en series o albums a color. Y del
mismo modo en que cuando pasas de hacer historias cortas a hacer series ya no
dejas la narrativa de formato largo, ocurre lo mismo cuando dejas de hacer
obras en blanco y negro para hacer obras a color. Prácticamente ya no hay vuelta
atrás. De mis primeros 20 años de carrera lo que sigo conservando hoy en día es
la misma ilusión con la que trabajaba entonces, pero con mucho más conocimiento
del oficio a todos los niveles. También puedo mirar hacia atrás y ser mucho más
consciente de errores que cometí al principio de mi carrera: aceptar trabajos
que tal vez no debí haber aceptado, poner demasiadas veces “todos los huevos en
la misma cesta” y errores estratégicos o decisiones que debí tomar mucho antes…
En mi primera
etapa el reconocimiento (relativo) o el éxito (relativo) no creo haberlos
alcanzado. O más bien, ni siquiera me importaban. Y de entre todo lo que hice
en mis primeros 20 años de carrera me quedo con la breve pero intensa etapa con
Toutain, donde me sentí
artísticamente apreciado por primera vez en mi vida. En cuanto a reconocimiento
eso me ha ido llegando poco a poco, a medida que he ido desarrollando mi
carrera en Francia y en USA. Básicamente porque estos dos mercados del cómic
son una verdadera industria, ambos. A diferencia de aquí, desgraciadamente,
porque las condiciones de trabajo que ofrecen actualmente los editores
nacionales a los autores son incluso peores que en mi época. Pero no entraré al
trapo con esto. Otro factor determinante que diferencia nuestro mercado de
Francia o USA es el que allí puedes participar activamente en muchos festivales
y convenciones, de modo que llegas a conocer a tu público, el tipo de lector
que acude a los festivales para que le firmes tus obras. Esta relación
autor-lector es fundamental, y también es un factor cultural. Por ejemplo, en
el mercado franco-belga el cómic está aceptado y reconocido socialmente como
producto cultural de primer orden, al mismo nivel que el teatro, la música, la
literatura o el cine. Y esto desde hace muchas décadas. Y en cambio aquí,
aunque hemos tenido tradición de
historieta y una larga saga de artistas y personajes desde hace tiempo,
lo que el público mayoritariamente no tiene es cultura del cómic. Eso se hace
muy patente en los festivales donde lo habitual es ese tipo de público al que
los autores detestamos particularmente: los que te ven firmando y te vienen con
una hoja en blanco para que les dibujes un songoku o cualquier otra cosa, sin
saber ni importarles quién eres y que ni mucho menos se van a comprar una obra
tuya para que se la dediques. Aunque reconozco que hace mucho que no firmo en
España, por lo que casi prefiero no saber si eso ha cambiado o no. Como he
dicho al principio de esta respuesta, cuando das el paso al mercado
internacional ya no miras hacia atrás. Y no toméis esto como un comentario
despreciativo o arrogante. Es que sencillamente es así.
33ª- ¿Conservas todos tus
originales o alguno se lo ha quedado la editorial por contrato (o por narices)?
De los que aún conservas, ¿hay alguno del que nunca te desprenderías aunque te
ofrecieran todo el oro del mundo?
Buena
pregunta, viniendo de un coleccionista como tú. Creo que conservo el 90% de
todo lo que he hecho en papel físico, aquí en los cajones de mi estudio. Tengo
que dar por perdidas alrededor de 66 páginas de los 3 últimos episodios de Supersoldiers
que hice en el 93, que como no llegaron a publicarse se quedaron en el
limbo de las oficinas londinenses de Marvel UK y de las que nunca más se
supo (no me extrañaría que hayan sido subastadas sin yo saberlo o algo incluso
peor…). Nunca recuperé el montón de ilustraciones finales que hice para
Spider-Man Mark & See porque supongo que se quedaron todo eso en Random
House, en EEUU (ver pregunta
16ª-Parte 2 de la entrevista). Y también perdí las 6 páginas originales de
una historieta ambientada en la Guerra de Las Malvinas, que tampoco se publicó
y que debió quedarse olvidada en algún rincón perdido de Ediciones La Cúpula. Quitando esto, creo que todo lo demás lo he
conservado, menos los originales que voy vendiendo. Porque, claro, también
vendo obras mías y hago commissions para clientes. Algo que llevo haciendo
desde que trabajo en el mercado internacional hace alrededor de 20 años. Es el
momento de hablaros de esta otra actividad, paralela al trabajo en las páginas
e ilustraciones. Una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a ir
invitado a los festivales franceses fue comprobar que casi todos los artistas
vendían dibujos y páginas y que aceptaban encargos de coleccionistas, todo ello
en los mismos festivales. Así que poco a poco me apunté al carro. A nivel
mercado europeo e internacional existe toda una red de coleccionistas de obra
artística que acostumbran a desplazarse a los festivales y eventos, para tratar
directamente con los artistas. Conozco personalmente a muchos de ellos, que han
pasado a ser clientes que regularmente me encargan commissions y que me piden
precios de obra original mía. Generalmente gestiono yo mismo estas ventas y
encargos desde este espacio que tengo creado en mi blog, podéis echar un
vistazo aquí, veréis muestras de los commissions que hago (A4, A3, A2, blanco y
negro, color):
https://mikeratera.blogspot.com/p/blog-page.html
En mi blog también
tengo este espacio para encargos específicamente con Seffana como modelo. Aquí lo podéis ver:
https://mikeratera.blogspot.com/p/seffy-moon-art.html
Aquí tenéis
muestras del tipo de commissions que hago.
Esta actividad
ha ido aumentando estos últimos años, hasta el punto que me he unido al team de
artistas representados por los galeristas Corner4Art
para que gestionen una parte de mis commissions y ventas de originales. Aquí
podéis ver mi sub-página en la web de Corner4Art:
https://corner4art.com/mike-ratera/
Y el enlace de
la página principal donde podréis ver a todos los artistas representados por Corner4Art:
https://corner4art.com/
Y aquí me tenéis
con algunos de los encargos que hago a través de Corner4Art.
Y firmando
tiradas limitadas de prints de mis dibujos, que también hago con ellos.
34ª- ¿A qué dibujante o
dibujantes admiras y cuáles te han servido de inspiración? ¿Junto a qué grande del cómic te
hubiese gustado trabajar?
Yo
creo que admiro a cualquiera por el solo hecho de que dibuje, desde un niño
hasta una persona octogenaria. Mis alumnos se sorprenden cuando les digo que yo
también aprendo de ellos. Porque es muy enriquecedor estar rodeado de energía
creativa y ver otras maneras de enfocar el dibujo, la narración, el color. En
cuanto a mis artistas favoritos ya he mencionado algunas de mis influencias al
principio de esta entrevista, en la Parte 1: desde Alex Raymond y Harold
Foster hasta Joe Kubert, Neal Adams, Berni Wrightson, Howard
Chaykin… y muchísimos más. Habría que añadir una quinta parte a esta
entrevista si tuviese que citar a todos los artistas secuenciales e
ilustradores que he tenido y tengo como referencia. En cuanto a la última
cuestión de la pregunta, tengo algunos guionistas en mi lista de los grandes
con quién me habría gustado trabajar porque de algún modo su narrativa conecta
con la mía propia. Por ejemplo Frank Miller y Garth Ennis en
cuanto a cómic americano. Y en Europa, como he ido conociendo en persona a
muchos guionistas de mercado franco-belga también tengo las preferencias claras
de con quién me gustaría trabajar, del mismo modo que también tengo muy claro
con quién no volvería a trabajar. Así que me permitiréis que no nombre a
guionistas de ese mercado. En todo caso estoy muy contento de mi trabajo actual
con el guionista norteamericano Rafer Roberts, en Queen of Hell.
Y tampoco negaré que hay un par de guionistas de aquí con los que tengo algo
que se podría definir de “asunto pendiente”, por el hecho de haber empezado a
plantearnos proyectos que no se han podido llegar a hacer.
35ª- ¿Cuál es el personaje que
siempre soñaste con dibujar y aún se resiste? ¿Tienes un “proyecto-fetiche” aún
no realizado?
En mi
camino se han cruzado personajes y proyectos que nunca se han podido hacer
realidad, como lo de Tolkien con que he empezado esta última parte de la
entrevista, o lo de Ghost Rider que comento al final de la Parte 2 de la
entrevista.
Y aquí
es donde entra nada más y nada menos que Geralt de Rivia, otro personaje
que he siempre he querido dibujar, desde que leí las novelas, pero que
probablemente nunca llegaré a poder hacer. Una vez más, se trataba de adaptar
en cómic una saga literaria de género fantasy (las novelas y relatos de Andrzej
Sapkowski) conocida mundialmente por los videojuegos The Witcher y
sobre todo ahora por la reciente versión televisiva protagonizada por Henry
Cavill. Soy muy fan de la saga literaria de Geralt así como de lo
que se denomina “Dark Fantasy”, que no es otra cosa que la versión sucia,
violenta y desmitificadora de la Fantasía clásica tipo Tolkien. Algo así
como el spaguetti-western al western clásico. Y todo esto vino a mí después del
encuentro que tuve con Luis García Prado, el editor español de Sapkowski,
en mi última visita al Salón del Cómic de Granada hace unos años. Como
yo por entonces estaba trabajando en Francia con Soleil, se planteó una
posible adaptación para mercado europeo de las aventuras de Geralt en
cómic. Debo aclarar que previamente ya se habían hecho cómics de Geralt de
Rivia en Polonia, el país original del escritor. Pero era una versión muy
poco conocida y de nivel casi amateur. Así que entre todos orientamos el
proyecto hacia Francia con Soleil como editor para Europa, contactando
también a la empresa polaca que gestiona los derechos de la obra de Sapkowski.
Pero surgieron varios problemas que acabaron haciendo inviable el proyecto: en
Francia aún no se habían publicado las novelas de Geralt de Rivia (estoy
hablando de hace aproximadamente 10 años). El personaje solamente era conocido
por los 2 primeros videojuegos, por lo que el interés de Soleil fue más
bien tibio. Y el propio Sapkowski tampoco tenía mucho interés en que se
hiciesen cómics de su saga.
Así
que, entre una cosa y la otra, la negociación se estancó. Finalmente, hace unos
años han sido los americanos (Dark Horse) quienes han producido los
cómics The Witcher.
Me he
podido desquitar un poco dibujando a Geralt y a Ciri en unas
dedicatorias recientes. Aquí podéis ver estos 2 dibujos.
En cuanto
a mi “proyecto fetiche”, que no es otra cosa que un proyecto en el que uno cree
firmemente pero que no acaba de encontrar ni el editor ni el momento adecuado
para que pueda hacerse, os hablaré de Ithaqua, un proyecto de serie que
creé hacia 2012 y pensado para publicar en Francia, ya que lo escribí
directamente en francés. Ithaqua es un proyecto de serie en 3 tomos
ambientado a mitad del siglo XVIII en Québec, en la guerra entre ingleses y
franceses y sus respectivas tribus indias aliadas, un entorno que conoceréis
por películas como “El Último Mohicano” para que os sea fácil de situar. Pero Ithaqua
no es una serie histórica o de aventuras. La época y el lugar son solo el
trasfondo de una historia de terror, donde mezclo el horror cósmico
lovecraftiano con elementos de mitología india en una trama oscura y siniestra
protagonizada por Hawkeye, el personaje principal de El último Mohicano,
en una aventura crepuscular posterior a los hechos narrados en la novela
clásica de Fenimore Cooper. En la primera versión del proyecto, en 2012,
desarrollé a los personajes principales y secundarios, estudios de los
decorados… para presentar el proyecto a una editorial de las grandes. Pero
enseguida pude comprobar lo reacios que son los editores franceses a aceptar
que un dibujante sea también el guionista. Y no solamente por encasillamiento
del rol de cada uno (el guionista escribe, el dibujante dibuja), sino sobre
todo por el tema de las ventas porque en el mercado franco-belga los guionistas
tienen un status reconocido, basado en las cifras de ventas de sus series.
Dicho de otro modo, tener a determinado guionista en la serie garantiza una
cantidad aproximada de ventas lo que permite a este tipo de editores tener
bastante clara la rentabilidad de la serie antes de firmar contrato. A la vista
de esto decidí dar un giro estratégico al enfoque del proyecto. Ya que no se
confiaba en mí como guionista, decidí buscarme un guionista francófono para que
desarrollase el proyecto a partir de mis ideas. Llegué a contactar a dos guionistas
que trabajaban en equipo y que además son del Canadá francés, de la misma
región donde sitúo la acción de Ithaqua. Eso me pareció ideal porque
ellos ya trabajaban para una editorial de las grandes y además conocían el
dialecto “québécois” que se habla allí desde la época en que transcurre mi
historia. Inicialmente parecía que íbamos a entendernos bien, pero poco después
de empezar a trabajar con ellos pude constatar que estaban llevando el
argumento más y más del lado histórico, alejándose cada vez más del concepto de
horror cósmico original. Y esto no me gustaba, porque el proyecto se parecía
cada vez menos a lo que yo quería hacer. Al final corté con estos guionistas. Y
no solo eso, sino que me preocupé de registrar legalmente Ithaqua a
nombre mío, en doble versión español y francés, para evitar cualquier intento
de apropiación del proyecto por parte de los guionistas, algo que efectivamente
intentaron hace unos años. Así que he dejado reposar el proyecto unos cuantos
años, hasta que hace alrededor de un año me llega la propuesta de mi editor
francés Idées Plus para desarrollar Ithaqua en los 3 tomos que
inicialmente yo quería, más posterior edición integral (los 3 tomos juntos) +
un nuevo artbook de la serie… así que espero que mi “proyecto fetiche” acabe
viendo la luz algún día, aunque ahora estoy comprometido a tope con Queen of
Hell y no puedo plantearme nada más por un tiempo.
Dado
que tengo el proyecto registrado a nivel de los derechos, no tengo ningún
inconveniente en que veáis todo esto. Aquí tenéis los diseños de 2012 para el
decorado principal de la serie:
https://mikeratera.blogspot.com/2014/06/scenery-concepts.html
Aquí
tenéis a la protagonista, interpretada por Seffana, y otros personajes.
Las versiones color son de Yuri Shepherd:
https://mikeratera.blogspot.com/2014/06/characters-search-1.html
Aquí
soldados británicos y franceses, versión 2012 con color de Yuri Shepherd
muchos de ellos:
https://mikeratera.blogspot.com/2014/06/characters-search-2.html
Y aquí
tribus indias, las versiones color digital son también de Yuri:
https://mikeratera.blogspot.com/2014/06/characters-search-3.html
Y aquí
podéis ver nuevos bocetos para la protagonista (siempre Seffana) hechos
hace menos de un año para la posible edición futura con Idées Plus. En este
caso el color lo he hecho a mano, para ir definiendo los nuevos conceptos para
cada personaje:
https://mikeratera.blogspot.com/2021/06/ithaqua-new-characters-search.html
Y aquí
tenéis nuevos bocetos a color para los protagonistas de la serie:
https://mikeratera.blogspot.com/2021/06/ithaqua-new-characters-search-2.html
Y aquí
podéis ver alguno de los nuevos diseños.
36ª- ¿Dibujo tradicional (lápiz
y papel) o digital?
Al
estilo Blade Runner podría decir algo así como que “no le rezo al dios
de la tecnología”. O sea, que como soy de la “Vieja Escuela” lo hago todo sobre
papel. Porque además, como he ido explicando a lo largo de esta entrevista, una
página o una ilustración hechas sobre papel físico siempre tendrán el valor
añadido de cara a la cotización que puede llegar a tener un original,
cotización que nunca llegará a tener una versión digital electrónica. Yo nunca
dibujaré desde una tablet ni nada parecido, eso no me produce ningún placer
comparable a lo que puedo hacer con el lápiz sobre el papel. Ni me gusta ni me
interesa. Y lo mismo en cuanto a encargos para clientes coleccionistas: solo
hago commissions en papel físico, ya sean en blanco y negro o a color
acuarelas. No haría commissions digitales a bajo precio, para el tipo de
cliente que paga un print para imprimírselo. Otra cosa, técnicamente hablando,
es el trabajo con coloristas digitales para editoriales. Precisamente os hablo
del tema coloristas en la siguiente pregunta.
37ª- ¿Tienes tu propio equipo de
coloristas o, por el contrario, son impuestos por la editorial?
Mi
trabajo con coloristas digitales, del que os he ido hablando a lo largo de la
entrevista, se podría explicar así: mis primeros trabajos en Francia (King
Kabur, Bad Legion) los hice con coloristas que me ponían los
editores. Y me entendí muy bien con ellos pero también fui rápidamente
consciente de que cada vez que firmaba para una nueva serie tenía que preparar
a los coloristas que me asignaban para que se adaptasen a trabajar con su color
sobre mi trazo de lápiz como arte final, sin entintado. Y eso pide tiempo,
energía y paciencia, para explicarlo todo “desde cero” a cada nuevo colorista
con el que me tocaba trabajar. Entonces fue cuando decidí preparar a mis
propios coloristas para que ya estuviesen “entrenados” para trabajar conmigo
antes de proponerlos a cualquier editor para el que tuviese que hacer un nuevo
álbum. Además, tener mis propios coloristas me permitía abarcar más trabajo en
el mercado francés, y también en el americano. Y como mi trabajo como profe en Escola
Joso me permite estar en contacto con mucha gente joven con talento, de ahí
han salido una serie de coloristas a los que he ido preparando a lo largo de
estos años, en una primera etapa para trabajar conmigo en ilustraciones, series
y proyectos y para que luego puedan abrirse camino trabajando con otros
artistas y editores de mercado francés y americano. Preparar a alguien de este
modo pide tiempo, dedicación y confianza mutua. Es algo muy rollo maestro
Jedi/joven Padawan. En serio, a veces se tardan años en preparar a un
colorista, a base de hacer pruebas y más pruebas a fondo perdido hasta que
llegan los primeros trabajos pagados. También se arriesga en proyectos que no
siempre salen adelante. Y otras veces el editor no acepta a los coloristas que
les propones. Y todo esto, lo de preparar a un colorista, sacando tiempo de tu
propio trabajo en la serie que estás haciendo. Sí que he preparado solamente a
un pequeño grupo de coloristas, con un promedio de 4 o 5 años de dedicación
para cada uno de ellos, en la etapa de “entrenamiento”. La primera colorista
que preparé fue Max (Yolanda Bayo), de quién habéis visto muchas
imágenes de nuestro trabajo juntos en la Parte 3 de la entrevista. Con ella
como colorista hemos hecho portadas para las ediciones de Kabur con Hexagon
Comics en Francia, la versión color de la historia-prólogo Witchfinder
para la edición americana en la revista Heavy Metal, el tomo 1 Le
Chant des Elfes con Soleil, color para pósters y ediciones limitadas
en Francia y Bélgica, la portada para la re-edición de mi serie Broadway
y en los últimos años un montón de páginas e ilustraciones para mi editor
francés Idées Plus, del que Max se ha convertido en la principal
colorista. Y ahora volveremos a trabajar juntos en Queen of Hell.
Aquí
tenéis una amplia muestra de mis trabajos con Max como colorista:
https://mikeratera.blogspot.com/search/label/Max
Y aquí podéis
ver esta ilustración mía pintada por Max para una edición con Idées Plus, uno de nuestros trabajos
más recientes, aún inédito.
Otra colorista a
la que preparé es Nuria Sayago,
nacida en Buenos Aires y que cuando la conocí vivía en Barcelona. Con Nuria hemos hecho un montón de ilustraciones
Fantasy para ir afianzando su color con mi dibujo. Entre sus trabajos
publicados conmigo están las ilustraciones del portfolio Seffana Vampirique, todo el material extra que se hizo para la
edición holandesa del álbum Kabur the
Red Star, portadas como la que hicimos para Game of Thrones y otros trabajos que habéis visto en la Parte 3 de
la entrevista. Desde hace años, Nuria
se ha convertido en una cotizada colorista en Francia con su trabajo color para
Delcourt, Soleil y otras editoriales.
Aquí tenéis una
buena muestra de su trabajo como colorista conmigo, con Thierry Gioux y con otros artistas franco-belgas:
https://nuriasayago.carbonmade.com/
Aquí podéis ver
nuestro último trabajo juntos, aún inédito: la portada del integral Le Chant des Elfes pendiente de
publicación con Éditions Falba.
También he
trabajado mucho con otro ex alumno mío, Yuri
Shepherd, que hizo el color de la portada y una parte de las ilustraciones Seffana Vampirique así como el color
para pósters y ediciones limitadas y que además se la ha jugado conmigo en un
montón de proyectos. Hemos trabajado juntos en libros colectivos para Idées Plus donde también ha trabajado
en otros libros con otros autores de la editorial. Además de colorista, Yuri es ilustrador y artista concept
art.
Aquí tenéis una
buena muestra de su trabajo como ilustrador:
https://yurishepherd.artstation.com/
Otro de mis
principales coloristas actuales es Diego
L. Parada, también ex alumno. Con Diego
hemos trabajado inicialmente en varios libros con Idées Plus, haciendo portadas, ilustraciones y páginas. También ha
trabajado conmigo en las portadas para los relatos de terror de Andrés Abel y en portadas para grupos
de rock metal, incluido prácticamente todo lo que hasta ahora he hecho con mis
actuales socios americanos, los A Sound
of Thunder. La mayor parte de todo esto lo habéis visto en la Parte 3 de la
entrevista.
Actualmente Diego es un colorista muy solicitado en
Francia, aquí podéis ver su portfolio con sus trabajos de color más reciente:
https://www.behance.net/genusgraph
También he hecho
colaboraciones de color con otras dos ex alumnas mías: Krol Sánchez (Carolina
Sánchez) que trabaja principalmente en el sector del video-juego. Aquí
tenéis una muestra de su trabajo como concept artist:
https://www.artstation.com/krol_sq
Y con Miren Pijuan cuyo trabajo como
ilustradora y colorista podéis ver aquí, en su web:
https://www.minxustudio.com/
También he
trabajado con DC Alonso, un
colorista del País Vasco, aunque a él no le tuve en etapa de “entrenamiento”.
Aquí podéis ver
unos cuantos trabajos que hemos hecho juntos, para EEUU y Francia:
https://mikeratera.blogspot.com/search/label/DC%20Alonso
No descarto
preparar a algún nuevo colorista. Ahora mismo hay algo así en marcha, pero aún
es pronto para hablar de ello. Pero puedo decir que tengo gente de confianza y
de mucha calidad para afrontar cualquier desafío de trabajo que surja.
38ª- Para terminar, y dados
los tiempos que corren, ¿se puede vivir sólo de dibujar historietas o hay que
buscarse otras alternativas complementarias?
Voy
a daros una respuesta en un sentido amplio, porque una cosa es el status de los
autores consagrados que llevan décadas publicando y otra cosa son los
aspirantes a trabajar en este oficio (algo me dice que esta última pregunta va
más bien dirigida a los aspirantes). Pues bien, hacer del cómic o del dibujo no
solo tu pasión sino tu modo de vida, esto requiere tener tus objetivos muy
claros y además poner todo el esfuerzo de tu parte para alcanzarlos. En
esencia, esto es lo que siempre he tratado de inculcar a mis alumnos, generación
tras generación. Y como he comentado en una de las primeras preguntas de la
entrevista, son los primeros años del recorrido artístico los que determinan si
continuarás en esto o no. No depende solamente de tu talento. El factor suerte
y tu capacidad de adaptación a diferentes tipos de trabajo son también
determinantes.
Creo
que hoy en día, el artista “ideal” sería algo así como un “todo-terreno” capaz
de dibujar de todo, desde estilo humorístico hasta realista. Y capaz también de
dibujar y pintar tanto a mano como digital. Y que sea guionista también. Y que
tenga un porcentaje de diseñador gráfico. Y que sepa hablar inglés y francés.
Que reúnan todo esto, amigos, hay muy pocos. Porque en general tendemos a
especializarnos en un estilo y en un determinado género. Así que paciencia, que
la personalidad artística no consiste en “copiar y pegar” de otros artistas. Se
va evolucionando de un trabajo al siguiente, con el paso de los años. Y lo de
compaginar otros trabajos no solo es lícito sino además necesario. Me refiero a
diferentes trabajos artísticos, claro. Pero también conozco a guionistas o
dibujantes profesionales que hacen trabajos “normales”, de oficina y otros, por
aquello de tener hijos o una hipoteca que pagar cada mes. Ya me entendéis.
Os
preguntaréis: ¿Realmente se puede vivir de dibujar cómics? Pues por supuesto
que sí. La mayoría de los autores con recorrido profesional vivimos de esto.
Unos mejor que otros, claro. Pero la clave es acceder al mercado internacional
y hacerte un nombre. Y para llegar a esto tienes que saber funcionar haciendo
trabajo tanto de creación como de encargo. Y si en determinadas épocas tienes
que hacer más trabajo de encargo que otra cosa, pues como que también se puede
vivir bien de ello (egos aparte).
Mike, mil gracias por tu
atención e infinita paciencia. Ha sido un placer conocerte, poder charlar
contigo y haber hecho juntos esta entrevista, la cual, llega a su fin tras 38
preguntas divididas estratégicamente en 4 partes. Pero como bien sabes, lo
nuestro no acaba aquí. Todo lo contrario. El tándem Ratera/Ros seguirá unido y
en activo por los siglos de los siglos y hasta el fin de los días. Por lo
tanto, manos a la obra… Un abrazo.
Por
mi parte sólo me queda agradecer, y mucho, a Juan Antonio por haberme planteado
esta entrevista para su blog, que luego se ha convertido, con su complicidad,
en “La Madre de todas las Entrevistas”. Espero que a los que hayáis tenido la
santa paciencia de leer las 4 partes os haya parecido al menos interesante,
sobre todo en cuanto a información útil acerca de cómo se trabaja en este
sacrificado oficio de dibujar tebeos. ¡Un gran abrazo a todos y hasta pronto! Y
prometo responder a toda pregunta que me dejéis por aquí.